Orlando Salerno

Periodismo musical, crónicas de shows en vivo, historias y cómo contarlo

EEEKS lanza ‘Oracle’ el 7 de mayo

EEEKS lanza su segundo álbum de estudio ‘Oracle’ el próximo 7 de mayo, en todas las plataformas digitales y más adelante, en formatos físicos como: cassette, vinilo y CD, a través de los sellos  Gnarl Tapes de Los Ángeles y Pink Haze de Montreal, Canadá.

El cantante del grupo, Aharon Emery, pasó por el programa Animales de Radio y anunció la fecha de lanzamiento del nuevo trabajo de su banda, que saldrá 1 año y medio después de su aclamado debut ‘Pet City’, que los llevó de gira a los EE.UU, donde grabaron su último material.

También invitó al próximo show de la banda, que será por primera vez, en Rockero Popurrí Nocturno, el 10 de mayo, a días del lanzamiento de ‘Oracle’.

El arte de tapa ya fue revelado por el sello Gnarl Tapes y el mismo hace homenaje a la íconica portada del álbum debut del grupo Love, lanzado en 1966, de donde se desprendía su sencillo: “My Little Red Book”.

https://www.instagram.com/p/BfeeY-BhP1u/

Por su parte, el cantante y guitarrista del quinteto power pop, también estuvo comentando algunas anécdotas de su paso por la costa oeste de EE.UU, con fechas en los estados de California y Arizona, donde grabaron ‘Oracle’.

El material se grabó en cinta en un 80% y sería el material más orgánico del grupo, que ya planean volver a Norteamérica en junio de este año, para grabar un tercer álbum, porque como dijo Aharon: “ya tenemos 6 temas y ‘Oracle’ tiene 10″.

El contacto de EEEKS con el estudio en Arizona se dio en Asunción, tras un show del grupo en un extinto bar céntrico de Asunción en el 2016, donde subieron a tocar cerca del amanecer, luego de una decena de bandas indie de la capital.

Esa vez los vio Austin Owen, oriundo de Phoenix e integrante del dúo Slow Moses, que se encontraba en la capital como miembro del Cuerpo de Paz. y quien luego hizo llegar el álbum ‘Pet City’, al productor/ingeniero, Wally Boudway, que a su vez también está en Slow Moses y es sesionista en la banda de Chicago, Califone, quienes recientemente estuvieron de gira con The War on Drugs.

El mismo quedó encantado con el material que se grabó en la casa del tecladista del grupo, Rogelio Sanabria en Barrio Jara y los invitó a grabar el segundo material en un rancho ubicado en el desierto de Arizona, a una hora de Tucson, pero a pocos kilómetros de otro rancho, donde Paul y Linda McCartney pasaban sus días alejados de la ciudad.

Dicho predio funciona como un colectivo artístico con diferentes expresiones como la pintura, la cerámica y la música, desde los años 60s, cuando fue creado por una comunidad de hippies.

Durante su paso por California, conocieron a los músicos río platenses, Juan Wauters de Uruguay y Tall Juan de Argentina, quienes residen en Los Ángeles y los invitaron a tocar en un evento benéfico para los inmigrantes indocumentados en Oxnard.

En esa vez, los EEEKS no pudieron terminar su set, debido a que llegó la policía y la cosa se puso tensa, a pocos meses de la asunción de Donald Trump y siendo todos extranjeros ilegales en los EE.UU.

https://www.instagram.com/p/BYCJqUYDr_w/

Finalmente la policía no pudo evitar que la fiesta continúe y trasladaron el evento en una pequeña casa, donde compartieron y se hicieron amigos de Cola Boyy, un drum machine que ahora está siendo telonero de los MGMT.

Este promete ser otro gran año para los EEEKS, luego de la formidable aceptación masiva que tuvieron el año pasado, tras la salida del video de “Il Novo 60s” y ya con un tercer material en mente, para seguir afirmándose en la escena independiente local.

https://www.instagram.com/p/BXCzEOxlElm/

Discografía de Nirvana por los 51 años de Kurt Cobain

Kurt Donald Cobain nació un 20 de febrero de 1967, en Alberdeem, una localidad perteneciente al estado de Washington, que tiene la penosa estadística de ser el pueblo con más altos índices de suicidios, pero así también, sería la cuna de una de las figuras mas emblemáticas de la Generación X, cuyo ingenio y talento lo llevó a saborear de un éxito tal, que ni el mismo quiso alcanzar, pese a que en el fondo, sabía que tenía algo que decir y quería asegurarse de que todo el mundo lo oyera.

Logrando vender más de 75 millones de discos alrededor del mundo, Nirvana estaba compuesto por Kurt Cobain en guitarra/voz, Krist Novoselic en bajo y Chad Channing en batería, puesto que luego sería ocupado por Dave Grohl, actual líder de los Foo Fighters.

Influenciados por sonidos que van desde el punk tradicional de los años 70’s, como los Ramones, Sex Pistols y The Clash, sin descuidar sus antecesores The Stooges, los siempre omnipresentes Beatles, como así también, el carismático Neil Young, entre otros.

Éstos jóvenes se rehusaban a aceptar la realidad que les rodeaba en materia musical, durante los años 80s, donde reinaban las mallas ajustadas, el maquillaje escandaloso y las melenas teñidas del “Hair Metal”, por lo que éstos buscaban refugio participando en recitales del under, siguiendo a bandas como Black Flag, The Wispers, Hüsker Dü, etc. que se disipaban en circuitos Hardcore, pero fue recién escuchando a bandas como Sonic Youth y Pixies, que Kurt optó por componer canciones más calmadas, pero con estribillos arrolladores, cambios de ritmo repentinos, con marcadas melodías pop, pero escudándose por su infalible guitarra y unas energías inagotables en el escenario, sin importarle quien se cruce en su camino, ni por salir lastimado.

– Sello Independiente, primer disco y a hacerse notar:  “BLEACH” (1989)

Bandas como REM, The Replacements, Pixies, Dinosaur Jr o Sonic Youth, ya habían encendido la mecha de lo que sería un interesante movimiento independiente en los EE.UU, a finales de los 80s, Kurt y compañía no se desentendieron de dicho llamado a conseguir un sonido puro, verdadero y anti comercial, entonces, luego de una mini gira europea en 1989, el trío de Seattle se encontraba en los estudios Reciprocal Recording de dicha ciudad, para grabar bajo el sello independiente “Sub Pop”, lo que sería el primer álbum titulado “Bleach”, con un costo total de 600 dólares.

Un disco con letras poco alentadoras, sumamente negativas y la mayoría de ellas compuestas una noche antes de grabar, en un mal momento de Cobain. Eso no impidió que  el material reciba buenas críticas, ni que llegue a manos de bandas como Metallica, en cuyas declaraciones posteriores del guitarrista Kirk Hammet, predijo el gran futuro de esta agrupación, pese a que éstos aún no tenían la menor idea de lo que les esperaba.

Bleach” se grabó con la intención de que éste suene tal cual como la banda hace sus presentaciones en vivo y para situar en el mapa, el sonido de su ciudad e incentivar a otras bandas del vecindario, a que se abran paso en el negocio y así fue mas adelante.

Entre el sucio y ruidoso tracklist de “Bleach”, se encuentra la melódica canción “About A Girl”:

– Segundo disco, la consagración y ya nada volvió a ser igual: “NEVERMIND” (1991)

Ya inmersos en el circuito del indie rock, a Nirvana le llegaba la hora que toda banda teme, ya sea por su posible fracaso o éxito: “El segundo disco”. Para esta ocasión, el trío ya contaría con el extrovertido baterista Dave Grohl, para que éste firme con sus manos, lo que sería la escultura más significativa que construyó el rock alternativo, pese a ser el álbum menos alternativo del grupo.

Así como en su momento los Sex Pistols se hicieron de fama por su amateurismo musical y nada de virtuosismo instrumental, su único álbum titulado (parecido al de Nirvana) ”Never Mind The Bollocks: Here’s The Sex Pistols”, logró agrupar un sonido casi conceptual, valorado hoy en día en categoría de diamante. En el caso de Nirvana, la historia no sería tan diferente.

Una vez desprendidos del sello Sub Pop y buscando mejor distribución de su próximo material, el trío firma contrato con DGC Records, por aquel entonces perteneciente al sello Warner, se trasladan a Los Ángeles para internarse en el mítico estudio Sound City, donde antes se habían grabado aclamados discos como el “After the Gold Rush” (1970) de Neil Young, su primera placa solista tras su paso por Buffalo Springfield, como así también, el homónimo de Fleetwood Mac (1975) y el primero de Peter Green junto a Stevie Nicks y Lindsey Buckingham.

Ya con la nueva formación, solo faltaba la figura del productor y ese sería Butch Vig (actual baterista de Garbage), quien ya había trabajado como técnico en “Bleach”, pero en esta oportunidad, Kurt quería alejarse de la rabia musical, para encontrar sonidos más abiertos, cosa que requiere mucho detallismo. Este proceso sería nuevo para todos los integrantes, Vig había sugerido a Grohl que empiece a usar metrónomos, hecho que casi le produjo un infarto, según comenta Grohl y también pidió a Cobain que grabe las voces de forma encimada, lo mismo que su guitarra (double-track), cosa que éste se negó a hacerlo, porque le quitaba la “naturalidad” a las canciones.

 

Fue entonces que el productor tuvo que convencerlo, tocando su punto débil y diciéndole que John Lennon lo hacía todo el tiempo.

El disco pasa por distintas etapas, desde el sonido mas crudo en “Breed”, “Territorial Pissings” o “Stay Away”, hasta por pasajes mas relajados como “Come As You Are”, “Polly” o “Something in the Way”, pero nadie se olvida de los inconfundibles rasguidos iniciales de la canción con la que te recibe el disco, uno de los mejores “Side One, Track Ones” (Lado A, Primera Canción del vinilo) de todos los tiempos. “Smell Like Teen Spirit” y el espíritu adolescente que quería hacer disturbios en el mundo de los adultos.

Nevermind” se lanzó el 24 de septiembre de 1991, siendo un material sumamente atraparte y sin grandes alardes, con ingredientes que analizados de forma separada resultarían más bien simples, pero que uniéndolos dentro de un mismo tubo de ensayo, provocan un resultado explosivo.

Smells Like Teen Spirit”, hoy en día ya logró trascender en el tiempo y sigue conservando su euforia juvenil. En su momento tuvo una alta rotación en la MTV y en 1992, el disco alcanzaría el primer puesto en las listas de ventas, y se estima que ha superado las 30 millones de copias vendidas, sacando del primer puesto, en ese entonces, al octavo disco de Michael Jackson, “Dangerous” y enterrando al Glam y Hair Metal, para siempre, colocando en órbita a sus paisanos de Seattle: Soundgarden, Pearl Jam y Alice in Chains.

 

  • Tercer disco, de vuelta a las raíces y a los más profundo del ser: “In Utero” (1993)

Si bien “Nevermind” contribuyó a la construcción de la personalidad del rock de los años 90s, su siguiente placa “In Utero” buscaba volver a sus raíces y tomar las influencias del New Wave británico como The Gang of Four y un sonido menos elaborado que el anterior, pero tampoco tan estridente como lo fue “Bleach”.

Para eso, contaron con el músico, periodista musical y productor Steve Albini, para que los guíe por ese camino de depuración. Éste los convocó para grabar en un estudio ubicado en un Estado clave para la estética “proto-grunge”, como lo es Minnesota, de donde despegarían las bandas anteriormente mencionadas: The Replacements y Hüsker Dü. De esta forma, buscaron un sonido mas orgánico y reclutaron un segundo guitarrista, el excéntrico Pat Smear, ex integrante del mítico grupo punk californiano “The Germs” y quien actualmente milita junto a Grohl, en las filas de Foo Fighters.

La banda no sentía la presión de superar el éxito de su anterior trabajo, que había revolucionado el rumbo del rock para siempre, por lo que “In Utero”  refleja el estado de ánimo de un grupo y de un artista agitado por las convulsiones de la fama y que a su vez encuentra la manera adecuada para expresar su ira, fobias y derrochar talento a través de canciones cortas, que no son ni mucho menos las mejores de esa época, pero que se encuentran entre las más reales, descarnadas y sinceras de Nirvana.

De “In Utero” se escapan tonadas y ritmos tremendamente atrayentes como en “Serve the Servants“, “Heart-Shaped Box“, “Frances Farmer will have her revenge on Seattle“, (inspirada en la biografía de una actriz norteamericana que impresionó a Cobain hasta el punto de llamar Frances a su hija), furiosas y dentelladas líneas hardcore como en “Very Ape” y “Tourette’s“, notables arrebatos de enojo en “Scentless Apprentice” y las infaltables canciones “Pixieanas” a base de melodías arrastradas y acordes muy envolventes, como “Rape Me“, “Dumb“, “Pennyroyal Tea” y “All Apologies“, todas formidables obras que desnudan el desgano y depresión de un autor que, como casi nadie hoy en día, supo sacar partida a sus miserias personales, para componer grandes canciones.

Al igual que “Nevermind”, “In Utero” salió al mercado un mes de Septiembre, pero del año 1993, vía Geffen Records y sería el último registro oficial en estudio, de esta gran agrupación norteamericana.

– Un funeral anticipado:  “NIRVANA MTV UNPLUGGED LIVE IN NEW YORK” (1994)

Tras una tumultuosa gira europea, para promocionar “In Utero”, Kurt estaba enfermo, sufría de dolores estomacales, le recetaban calmantes contra el dolor, fue diagnosticado con bronquitis y laringitis en Alemania, pero las presentaciones no cesaban y continuó en Italia. Su adicción a la heroína no ayudaba en absoluto y en Roma sufrió una sobredosis tras mezclar pastillas con champagne, cosa que trajo mucha publicidad negativa en los medios sensacionalistas y eso lo afectaría mucho mas adelante.

En medio de todo ese infierno que involucraba a compañeros de banda, amigos y familiares, la banda acepta ofrecer un show acústico para la MTV, en la ciudad de New York, en Noviembre de 1993. Esta sería la oportunidad para Kurt de situarse en la historia como un gran intérprete y demostrar que es un músico serio, lejos de las piruetas suicidas contra la batería de Grohl o del hundimiento de su cráneo en los amplificadores.

En dicho show, Nirvana presentó algunas de sus canciones propias y algunos muy aclamados covers de los artistas favoritos de Cobain como aquella magnifica versión de “The Man Who Sold the World” (1970) de David Bowie, tres canciones de los Meat Puppets quienes fueron invitados al escenario, un tema de sus paisanos The Vaselines con “Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam“, que Kurt dedicaría más tarde, en el último show de la banda en L.A,  al actor River Phoenix, quien había fallecido semanas antes por una sobredosis a los 23 años y finalmente, una de las canciones más recordadas, con la que Kurt se despide de su público, con una desgarradora voz y una escalofriante mirada de frente, tras agachar la vista toda la noche, suspira adolorido y concluye la parte final del tema “Where Did You Sleep Last Night?“, del gran blusero Leadbelly.

https://www.youtube.com/watch?v=2Ydo78YrMvI

El reconocimiento a su corta pero intensa carrera por parte de toda una industria: “Rock N’ Roll Hall of Fame 2014”.

Hoy Kurt cumple 51 años, con todo un ejercito de viejos y nuevos fans que le rinden tributo recordando su música, apreciando su legado e influencia, mientras que por parte de la industria musical, le brindaron la entrada al “Salón de la Fama del Rock N’ Roll”, en el 2014, donde fue reemplazado por cuatro mujeres: Kim Gordon de Sonic Youth, Joan Jett, St. Vincent y Lorde, la revelación del pop que hizo “All Apologies”. 

https://www.youtube.com/watch?v=bNYnYttDzto

#ClipPyo2017: Repaso de los lanzamientos nacionales del año

En este 2017 se podría decir que la música hecha en casa caminó sobre tierra fértil y hubo más lanzamientos que nunca. Es por eso que damos inicio al repaso de aquellos materiales lanzados en estos últimos 12 meses, en nuestro tradicional especial de fin de año, denominado #ClipPyo, a cargo de la redacción de HEi Música.

En esta primera parte vamos a estar mencionando algunos de los LPs y EPs más importantes del 2017 a nivel nacional, ya sean de solistas, revelaciones del pop, bandas de rock consagradas y el indie asunceno que llegó y sonó fuerte en las radios, siendo éste su gran año.

Materiales discográficos:

  • EEEKS – PET CITY

El año 2017 empezaba su primer mes con el esperado lanzamiento del álbum debut de los EEEKS, esta banda power pop, venía revolucionando el under del centro de Asunción, desde hace 5 años, hasta que finalmente encontró su lugar en la radio y la TV, llegando al Puesto 9 del Ranking HEi, tras el video del sencillo “Il Novo 60s”, considerado ya como el hit nacional del año y el que abrió los oídos de todo un nuevo público paraguayo, que al principio, muchos ignoraban la nacionalidad de esta banda y quedaron más que sorprendidos después.

Este aclamado álbum los llevó a una gira por la costa oeste de los EE.UU, donde aprovecharon para grabar su segundo material, que saldrá el año que viene.

  • Iván Zavala – “Ida y Vuelta”. 

Otros de los lanzamientos más tempraneros del año tuvo que ver con el regreso de Iván Zavala, que lanzó dos EPs en simultáneo, con seis canciones en cada parte y dos están cantadas en inglés.

El mismo contó con la producción del argentino ganador de 7 Grammys Latinos, Juan Blas Caballero, que ya había producido su primer álbum y esta vez se encargó de ‘Ida’, mientras que las canciones pertenecientes a ‘Vuelta’, contaron con la producción del también argentino, “El Chávez”, que ya trabajó junto a los Kchiporros y Villagrán Bolaños.

Este material al principio salió a la luz a través de las plataformas de música en stream y en octubre pasado, se hizo su lanzamiento en formato físico.

  • THE CRAYOLAS – EP

Si hubo una banda revelación del 2017, esos son los Crayolas, que desde que se formaron como banda, dieron un enorme salto a las radios locales y llegaron a participar en importantes festivales a lo largo de este año.

Dueños de una propuesta 60% instrumental, con sonidos de guitarras ásperas del dreampop británico, refrescantes brisas de surf californiano y una melancolía post punk que de alguna manera logran levantarte el ánimo.

Este material cuenta con 4 temas sin desperdicios, del cual se destaca “1978” que tuvo alta rotación en la programación de HEi Radio y “The Crayolas”, que cuenta con videoclip.

  • GAIA – ‘El Virus’

En este 2017 que se va, Gaia celebró sus 20 años de carrera, que se inició con su álbum debut titulado ‘Almas?’, y desde entonces, es una las pocas bandas nacionales que logró sobrevivir a la década de los 90s.

El grupo liderado por Diego Serafini, a lo largo de todos estos años vino cosechando varios materiales discográficos, siendo éste, su sexto trabajo de estudio, que cuenta con 10 canciones co-escritas por el cantante Federico Vuyk, quien además prestó su voz en algunos temas.

Este material también contó con otros invitados como: Javi Zacher de Salamandra y José Bazán, de grupos como Nod y Hatebox.

  • LaNuestra – “El canto de los Lobos”.

En diciembre del 2016, LaNuestra lanzó su primer LP, que al principio fue distribuido exclusivamente en forma digital, pero en la última primavera, el grupo hizo el lanzamiento oficial de este material, en formato CD.

Se trata de un álbum plagado de temas bailables, cuyas letras vienen siendo coreadas por su público durante los últimos tres años, en el que iban presentando videos y sencillos como: “Somos muchos”, “Pegaría” o “Me gustas Mucho”, que los hicieron ganar a un importante número de fieles seguidores en cada una de sus presentaciones.

  • Sonido Chuli – “Distinción Tropical”.

La banda local de Cumbia Psicodélica, lanzó este material en formato vinilo, tras grabarlo en los estudios Kamikaze Records, en cinta y en una toma, cómo se hacía en los viejos tiempos y de esa forma transmitir en estudio, el ritmo de canciones populares y bailables.

‘Distinción Tropical’ esta disponible en las plataformas digitales y también en formato vinilo, para seguir plasmando la crudeza festiva de sus shows en vivos

Los Sonido Chuli apuntan ahora a un segundo EP, que también fue grabado en los estudios de Kamikaze Records.

  • Marie Chantal – ‘Alas al Corazón’.  

A sus 15 años de edad, Marie Chantal ganó un concurso de canto, interpretando temas de Janis Joplin y en este 2017, a sus 17 años, ya tuvo su primer y exitoso sencillo llamado ‘Dejando Huellas’, antes de lanzar ‘Alas al Corazón’, su EP que fue grabado en el Spirit and Sound Studio de nuestra capital y posteriormente masterizado en la Fuller Soud Miami, propiedad del también ganador del Grammy: el productor Mike Fuller.

Sin dudas hoy es una de las voces más jóvenes a nivel nacional y toda una prometedora figura del nuevo pop femenino.

  •  Capitán Kafka – ‘Las Siderales Resacas del Capitán Kafka y los Increíbles Jaijuelets’

El pop punk nacional goza de buena salud y eso se debe al lanzamiento del primer LP del ahora cuarteto de Lambaré, que luego de dos EPs, finalmente dio luz a este material que trajo consigo, una original presentación denominada “Discomic”, que consistió en una editorial basada en una historieta que tenía a los Capitan Kafka como protagonistas, en una odisea espacial bastante graciosa y nerd.

Uno de los primeros adelantos de este álbum de 10 canciones, fue el video interactivo del tema “Clonazepunk”, que se trató de una activación audiovisual solidaria, para la organización “Salvando Hocicos” y “Olfateando huellas”.

  • Los Telepromters – Los Telepromters

No se trata de un grupo, tampoco es un solista acompañado de músicos sesionistas, sino que se trata de una propuesta lofi, que se hizo posible a través de una sola persona, que hizo de baterista, guitarrista, bajista, tecladista, cantante y madre soltera a la vez, de canciones con letras graciosamente inteligentes.

Los Telepromters: es solamente Sergio López Mussi, en toda su totalidad; un músico y publicista que sacó provecho de la tecnología y las técnicas DIY, (Do it Yourself) para grabar este novedoso trabajo, que tampoco iba a ser posible de realizarse sin creatividad y talento.

El resultado es una interesante oda al garage revival y se espera que pronto tenga su propia agrupación “física”.

  • Villagrán Bolaños – ‘Sonidos Siderales’.

Una de las bandas más trabajadoras y constantes desde su formación a inicios de esta década, son los Villagran Bolaños, quienes este año lanzaron su tercer material discográfico cargado de variadas colaboraciones de estilos como: Danna Meza, Gabo Baierling de Piter Punk, Walter Cabrera de Flou, Edu Martinez de Antenna, Iván Zavala y el uruguayo Fernando Santullo, cantante de Peyote Asesino.

Al igual que en su anterior disco, ‘Ritmo Subtropical’, éste material también contó con la producción de ‘El Chávez’ y fue grabado en los estudios “Ciudad Nueva”, del baterista del grupo: Mauri Román.

  • Rorro Ruíz Díaz – ‘Viajar’

Otra de las voces que se hicieron notar en solitario, fue la de Rorro Ruíz Díaz, que tuvo su gran regreso discográfico, luego de casi 10 años desde su debut, y lo hizo con una mezcolanza de géneros como: el jazz, el funk, el pop y el rock, acompañado de músicos sesionistas de primera categoría, como el bajista Chino Corvalán y el tecladista Giovanni Primerano, así también, contó con invitados como su hermano Chirola de los Kchiporros, Jeniffer Hicks, Iván Zavala y Miki Napout de Villagrán Bolaños.

‘Viajar’ fue grabado en el año 2016, pero fue lanzado en Agosto del 2017, siendo el primer solista extraído del sello 4Kcho Records:

  • Salamandra – “El inconsciente roba discos”. 

El cuarto álbum de los Salamandra los reafirma como otra de las agrupaciones nacionales que vive y respira de hacer música. Este último material fue uno de los últimos nacidos en este año y representó una importante inversión por parte del grupo, ya que el mismo fue grabado íntegramente en la ciudad de Buenos Aires,  donde trabajaron junto al productor argentino, Tito Fargo, ex integrante de Los Redonditos de Ricota, luego de muchos años de ser ellos mismos sus propios productores.

El mismo está disponible en forma digital y en formato físico:

  • Midistroy – Midistroy

Éste es sin duda uno de los últimos y más interesantes lanzamientos de este 2017 que agoniza, se trata del EP de una banda que apenas tiene unos meses de vida.

En ‘Midistroy’ se pueden apreciar 7 temas cargados de sonidos electrorock y quiebres industriales en MIDI, acompañados por la dulce voz de su cantante Paty Latorre. El resto del grupo son: William ‘Dunkel’ Perinetti en máquina de Ritmos, TB3 y synth, Javier Arevalos en bajo y Rodrigo ‘El Drigs’ Gómez en guitarra, aunque a veces, estos dos últimos se intercambian sus instrumentos.

Se trata una de las primeras y más llamativas propuestas de este estilo que se conocen en Paraguay y este EP sin dudas, representa el cierre de un año, en la cual todos los estilos lograron plasmar su música dentro de un estudio, para luego salir a agrandar espacios en vivo, para que las escenas crezcan y la calidad vaya mejorando cada año.

Próxima entrega de #ClipPyo: Mejores Videos del Año.

 

Entre Ríos: La última deconstrucción artística del pop

Entre Ríos, la agrupación argentina que se hizo famosa a inicios de la década del 2000, lanzó su último LP denominado ‘SIN’, que una vez más viene acompañado de su propia instalación audiovisual, que ofrece otro nuevo concepto de música en vivo, que rompe con cualquier lógica hegemónica existente en el lucrativo negocio de la música.

El grupo está liderado por su co-fundador y único miembro original Sebastián Carreras, compositor de temas como: “Usas”, “Hoy No”, “Para Mi” y “Tuve”, que podría ponerse al lado de sencillos como “Vuelta por el Universo” de Cerati & Melero, entre los más célebres clásicos del electropop en español.

El mismo empezó su carrera en la banda indie, Tus Hermosos, con quienes lanzó su único LP ‘Anatomía de Melancolía’ en 1998, y desde hace 17 años, está al frente de Entre Ríos, una agrupación que empezó dando experimentales shows en vivo, para luego convertirse en un experimento de laboratorio, y hoy ya son una exposición artística que va más allá de lo musical.

Después que su último disco ‘Cuadro’ obtuviera el Premio Gardel al Mejor Álbum de Música Electrónica en el 2015, Entre Ríos presenta ‘SIN’, una instalación audiovisual del que su ideólogo, Sebastián, nos explicó de forma exclusiva.

  • Contame acerca de ‘SIN’, este concepto que rompe con la idea de hacer shows en vivo, para ser una experiencia interactiva, dentro de una instalación y no en un escenario, tampoco en un teatro, sino que en una galería de arte.

En el año 2010, como Entre Ríos, decidimos dejar de hacer shows de la manera tradicional y como lo hacen las bandas desde el siglo XX.

‘SIN’ es una deconstrucción de imagen y sonido, que utiliza sistema de sonido cuadrafónico y mapeo de imágenes proyectadas en 80 pantallas, ubicadas dentro de un espacio de 8×16 mts² aproximadamente.

En esta situación de saturación permanente de los sentidos buscamos detectar los instantes en que la sensibilidad permanece de nuestro lado y no es arrasada por dicho flujo. La instalación se basa en el efecto que la información audiovisual genera cuando deja de emitirse. Es decir, el efecto que queda en la percepción del participante cuando las luces y el sonido se apagan.

Luego nosotros intervenimos musicalmente, respetando y adaptando las canciones al formato audiovisual de la misma.

  • ¿A qué se debe esta forma de presentación poco convencional?.  

Creemos que la forma tradicional de lanzar un disco con un show en vivo, donde el público espera que sonemos como el disco, ya nos resulta poco excitante. Nosotros hacemos música con sonidos y herramientas digitales, nos basamos en los bytes y la idea de ‘SIN’, como con nuestros tres últimos lanzamientos, fue justamente la de palpar los sonidos del disco en todos sus canales posibles, para que no solo sea una experiencia estéreo.

Hay muchas formas de estimular los sentidos a través de los sonidos y con nuestra música queremos explorar esas posibilidades, y con dos canales, o sea el estéreo, ya no se logra eso.

La idea es que los que asistan a estas instalaciones reciban esos bytes desde cada rincón, espacio y que al moverse uno sienta las vibraciones de diferentes maneras, mientras las luces cambian y cada paso tenga su importancia.

  • ¿Cuántas personas entran en estas instalaciones?.

Y en la última vez que hicimos, en el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), entraron hasta unas 60 personas, porque ese fue el espacio que nos dio montar esa instalación. En el 2012 hicimos una en el Planetario de Buenos Aires y habían 300 personas dentro, pero son pocas las personas que se quedan todo el recorrido, sale uno y entra otro, el que está esperando en la fila.

El año pasado, por ejemplo, presentamos ‘Cuadros’ en España y hubo mucha gente que no pudo ingresar, porque la estadía es libre, depende mucho del tiempo que uno lo viva para quedarse más o menos tiempo.

Igual, esto no se trata de que sea masivo, es todo lo contrario, no se concibe como un espectáculo que mide su calidad a través de una taquilla. Nunca tuvimos esa cosmovisión, buscamos seguir nuestros instintos artísticos que es la de lograr el impacto. Medimos eso y no el número de asistentes, pero de todas formas, esta es una concepción subjetiva mía.

Para mi, el arte no se mide por su popularidad; que no vaya mucha gente a ver a una banda, no significa que sean malos, si vas a una sala de cine y hay poca gente, tampoco significa que esa película sea mala.

No tenemos la presión de que si no tenés tantas miles de visitas por día en el stream, no formas parte de una escena. Cuando empezaba, con otra agrupación en los noventas, habían otros grupos indies que no llevaban mucha gente, pero tenían interesantes ideas y algunos seguimos con ese pensamiento.

Ya no quiero estar preocupado por tener que llenar un teatro o un salón como hace 5 años atrás.

  • En sus últimas instalaciones, ya sea ‘SIN’, ‘CUADROS’ o ‘SAGA’, vienen con una tésis bajo el brazo, ya sea partiendo del efecto que buscan provocar en la conducta de los participantes que se someten a esta experiencia audiovisual. ¿Qué tanto de espiritual hay entre tanta ciencia?. 

Esto es sonido que la tecnología tiene disponible, para que podamos buscar infinidades de timbres, efectos y formas que nos hagan sentir cosas, la curiosidad es infinita, pero no buscamos hacer una encuesta de todo esto, se trata de compartir algo nuevo y que sea un divertido experimento. Cada uno va a sacar sus propias conclusiones, porque no se busca ser unívoco.

No podemos apartar lo emocional o espiritual a la música, y todo esto lo diseñamos para que se puedan vivir todas esas cosas de forma más directa.

  • Desde sus inicios lograron una repentina popularidad, ya sea por la publicidad de Quilmes donde sonaba el tema “Hoy No”, que también tuvo alta rotación en la MTV, y desde ese entonces, salieron grupos como Miranda! y Belanova, a quienes los críticos acusaron de copiarles a ustedes. 

Como te dije recién, cualquiera que tenga a su disposición las herramientas tecnológicas que teníamos nosotros puede hacer esta música o estos sonidos, si bien es cierto, fuimos los primeros en utilizar la programación de percusiones y sintetizadores digitales en la totalidad de las canciones, luego los Miranda! y Belanova también lo usaron, pero ellos manejaban sus propios conceptos artísticos.

Hasta ahora ellos siguen haciendo shows y siguen la línea del mercado, en cambio nosotros fuimos siempre por el lado contrario, pero si, al comienzo formábamos parte de esa camada del “nuevo pop latino” con ellos, pero siempre tratamos de distanciarnos cada vez más de todo eso.

  • Hay dos videos que dieron mucho de que hablar en mi adolescencia y que fueron bastante rotados en la MTV en su momento. Uno es “Nunca Quise” de Intoxicados y “Hoy No” de Entre Ríos, porque unía al fútbol con la comunidad LGBT, algo que aún era muy tabú a mediados de la década pasada. 

Esa canción ya era popular por la publicidad y sonaba en las radios, pero teníamos que hacer un video para que rote en la MTV, y sabíamos que cualquier cosa que hagamos iba a ser rotado ahí, entonces pensamos en la posibilidad de presentar ese escenario que mencionaste, en la que el protagonista explora su sexualidad, pasa por una transformación de género, y todo ese proceso ocurre dentro de un vestuario de fútbol.

No queríamos caer en el chiste o la burla, queríamos darle un enfoque serio y sensible, ya que la canción es muy romántica y el protagonista hace que canta el tema, que de por sí fue grabado por una voz femenina, y salió bien. Metimos esa historia, para que llegue a toda América Latina y fue así jajaja.

Hace 10 años que no veo ese video, quizás lo veo ahora y tiene nuevos significados, pero en ese entonces queríamos ser un poco provocativos y funcionó, el video fue muy rotado en la MTV jajaja.

  • En su tema “Paraná” mencionan a Paraguay y la idea de cruzar el rió, ¿hay posibilidades de montar estas instalaciones en Asunción?, te paso los contactos si querés jajaja, hay espacios que se van a prestar. 

Y no se trata de cumplir con una agenda o formar parte de un booking, porque no es un show en vivo, sino intervenciones en el marco de una instalación, que se planea y se diseña con relación a lo que se tiene disponible en el lugar elegido.

Si ahora quiero montar una instalación en Asunción, debería de enviar los planos con los materiales y el lugar debe contar con la acústica adecuada para que se pueda moldear a los sonidos cuadrofónicos y que uno al moverse de una lado al otro perciba las frecuencias de diferentes formas. Todo eso tiene que estar bien armado, no se trata solo de lucecitas que se prenden y se apagan, con música de fondo que siguen una línea visual.

Si ves nuestros planos, vas a notar que utilizamos la misma infraestructura de un escenario, pero montado de forma diferente. No descartamos hacer más presentaciones como la que hicimos en el MALBA hace unos meses, en otras partes del mundo, nos encantaría, es cuestión de estudiar las posibilidades para que funcione, ya todas las instalaciones se planea de forma diferente.

Es muy nuevo todo esto y a mucha gente todavía no le cierra mucho. Quizás sea muy popular dentro de 15 o 20 años, que se yo; igual nosotros queremos ser recordados como los primeros en hacer esto (risas).

The Rasmus: “Queremos ir a Paraguay en mayo del 2018”

The Rasmus estuvo la semana pasada por Buenos Aires – Argentina, presentando su nuevo álbum de estudio llamado ‘Dark Matters’, que hoy salió a la venta y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Aprovechamos la corta distancia que teníamos con el grupo finlandés, para conversar con su cantante: Lauri Ylönen.

El grupo oriundo de Finlandia se formó hace más de 20 años y desde entonces, no pararon de recorrer el mundo, lanzar álbumes y hasta lograron saborear el estrellato a nivel mundial, cuando lanzaron el álbum ‘Dead Letters’, de donde se desprendía aquel megahit, “In the Shadows”, uno de los temas más populares del 2003.

En su etapa cumbre, la crítica puso a The Rasmus como uno de los cabezas de la nueva ola de bandas denominadas emo, que iba apuntado a ese floreciente público adolescente pesimista, andrógino y alienado de la MTV.

A Lauri nunca le gustó las etiquetas, pero es muy consciente y reconoce que le debe mucho a ese particular sencillo de la banda.

Hoy, el líder The Rasmus tiene 38 años, vive una bohemia vida en Los Ángeles, se junta con músicos de todo el mundo, que también residen en esa ciudad y tiene diferentes proyectos.

Esta fue la charla con, quizás, uno de los últimos ídolos de adolescentes alternativos de la década pasada.

Lauri, la semana que viene lanzan “Dark Matters”, ¿qué nuevas propuestas o riesgos se tomaron para este nuevo material?.

Soy una persona muy abierta a diferentes experimentos e influencias. y hace 5 años de la salida de nuestro último álbum. Eso me permitió viajar mucho en los últimos años, conociendo gente de todas partes del mundo y actualmente vivo en Los Ángeles, hace como tres años, y es notable la diferencia con Finlandia, yo vengo de un pequeño pueblo, un pequeño país y en LA hay un montón de artistas, cineastas, escritores, músicos y eso es muy inspirador.

También la escena musical acá es muy diferente, anduve mucho de cerca con artistas de hip hop, eso me influenció en algunos temas del álbum, pero igual hay mucho del ADN de The Rasmus en el material, sobre todo en las melodías y en las letras.

¿Te hiciste amigo de algún famoso en Los Ángeles?. 

Famosos?, no, la verdad frecuento con la gente que trabaja detrás de escena, que en realidad es la que hace la mayoría del trabajo (risas).

Pero hay muchos amigos y personas de todas partes del mundo que vienen a vivir acá y hay muchos de Finlandia también.

¿Qué cambió más en los últimos años?, ¿la industria musical o el rock n’ roll?. 

Las dos cosas que mencionaste cambiaron radicalmente jajaja, en mi opinión, los cambios son solo para bien.

Está bien que tengamos Internet, que estemos todos conectados, que haya una apertura global, especialmente para los nuevos artistas o bandas, que ahora tienen la oportunidad de grabar sus canciones de forma casera, con nuevos softwares que te permiten crear y grabar buena música desde una laptop.

Ya no se necesitan de estudios grandes, tener mucho dinero o sellos discográficos detrás tuyo, si es que no querés. Podes crear una canción desde tu pieza y subirla para que todo el mundo la escuche, comente y comparta, así ya que tampoco se necesita de enormes gastos publicitarios. En esa parte, el cambio viene genial.

Pero no todos están de acuerdo, otras bandas, sobre todo las más veteranas, se quejan de que en su tiempo ellos vendían CD’s, que trabajaban más duro, bla bla bla..y man, eso ya pasó, superalo.

En la década pasada The Rasmus significó un gran éxito entre los adolescentes de ese tiempo, y hoy, muchos de esos chicos ya cumplieron 30 años. ¿Seguís viendo rostros  jóvenes en los shows de The  Rasmus?. 

Mmmm, los hay, pero no muchos, somos 17 años mayor que ellos y solo nos conocen por ‘In the Shadows’. Es cierto, muchos de nuestros viejos fans han crecido, ahora por ejemplo en Buenos Aires, hay muchos que nos dijeron que se fueron la primera vez que vinimos en el 2006 y que ahora tienen hijos, están casados…y es muy agradable saber que no se olvidan de vos.

Hace un par de años se nos acercó una pareja y nos dieron las gracias porque se habían conocido en un show de The Rasmus, luego hubo otra pareja que nos contaron que le pusieron “Rasmus” como segundo nombre a su bebé jajaja, es muy loco…ah y muchísima gente se hizo tatuajes también, con mi rostro, mi firma…tenemos fans muy dedicados.

Hablando del paso del tiempo, ¿te molesta que te sigan preguntando por “In the Shadows”?

Mmmm y..mirá es bueno tener un hit tan importante como ese, fue nuestra primera gran canción internacional y gracias a ella pudimos recorrer el mundo, entre 65 a 70 países, así que todo se debe a esa única canción, no lo siento como una sombra, porque me gusta mucho esa canción.

Por ejemplo, ayer toqué ese tema en un programa de TV, con una guitarra acústica y luego, hice otra canción nueva llamada “The Silver Night”, cuyo solo de guitarra, es la melodía que había escrito en un principio para “In the Shadows”, así que esa canción vuelve a resurgir unos 14 años después, pero en otra canción.

Entonces “The Silver Night” podría ser el próximo gran hit internacional! jajaja

Esperemos que si! jajaja

Lauri, ya estas en Sudamérica, por lo que te voy a preguntar específicamente por Paraguay, ¿vienen el año que viene?. Acá tienen muchos fans.  

Lo se!, ahora estamos viendo cerrar una gira para el año que viene, en mayo, y espero que Paraguay aparezca en la lista. Les mando saludos a todos!.

The Killers y su expresión más madura con ‘Wonderful Wonderful’

The Killers lanzó su muy esperado y anticipado quinto álbum de estudio llamado ‘Wonderful Wonderful’, luego de 5 años de su último material ‘Battle Born’.

Este nuevo trabajo llega en un momento en que la banda retoma su dirección revivalista de los ochentas, pero apuntando a influencias más oscuras y menos comerciales de esa época, logrando un disco más de laboratorio que de sesiones en vivo.

Las voces de Brandon Flowers, sobre-grabadas en diferentes tonalidades, muestra la virtud del cantante, que carga con toda la parte melódica, mientras que las percusiones de Ronnie Vanucci son íntegramente electrónicas.

Por su parte, el bajista Mark Stoermer se tomó más libertades que nunca en este disco y el guitarrista Dave Keauning, fue el menos ocupado en algunas canciones.

Imagen relacionada

Press Photo

Los dos primeros adelantos de este álbum, “The Man” y “Run for Cover”, difieren mucho de la propuesta completa. El tracklist arranca con el cinematográfico tema que le da título al álbum y temas como “Life to Come” y “Rut”, denosta pasajes del ‘Joshua Tree’ de U2, que no es casualidad, teniendo en cuenta que trabajaron con el mismo productor de ese disco.

Un tema que se destaca con creces es “Tyson vs Douglas” que se perfila como próximo sencillo, luego está el previamente lanzado, “Some Kind of Love”, que se basa en el tema de Brain Eno, “An Ending (Ascent)”, lanzado en 1983.

Lo más destacado de este álbum es la madurez del grupo y el interés en el detallismo, lo que podría significar unas versiones muy diferentes a la hora de presentar estas canciones en vivo.

Escuchá el tracklist completo de The Killers en Spotify: